在線客服

歌唱藝術論文實用13篇

引論:我們為您整理了13篇歌唱藝術論文范文,供您借鑒以豐富您的創作。它們是您寫作時的寶貴資源,期望它們能夠激發您的創作靈感,讓您的文章更具深度。

篇1

卡拉斯厚重的歌唱藝術音樂修養,得益于她非常豐富的音樂欣賞(主要是歌劇欣賞)的積累。從4歲開始,只要有機會她就會在收音機旁收聽歌劇院的實況演播。父母也為滿足她將來實現當歌唱家的意愿,給她購置了唱機和大量唱片,卡拉斯從進音樂學院大門到她幾十年演藝生涯里,購買唱片已成為一種習慣,據報道,她是“唱片店的??停I回大量唱片后便連續幾小時地聆聽”。她把音樂欣賞當作音樂生活的重要組成部分,其所收集的唱片數量之多,與同一時代的歌唱家相比首屈一指。由于她聆聽了大量的歌劇唱段從而熟悉了各名家的演唱,才使她能取眾家之長,在積累演唱經驗,提高審美視角,形成獨特風格,豐富情感表現,在音樂記憶和想象能力等修養方面得以全面的提高。因此,卡拉斯在排演每部歌劇時,她所具有的音樂修養會有意識或無意識地被調動起來,經過自己的審美經驗和情感表現,展現出自己獨有的大師風范。這也從反面說明不具備全面修養是那些歌唱家很難成為歌唱大師的重要原因之一??ɡ勾罅啃蕾p歌劇作品,這不僅使她在音樂修養方面得以很大提高,同時也使她所排演的每一部新歌劇,都以排演過程順利、周期短和演出效果極佳而稱著。其原因是她所排練的每一部新歌劇都是她早已聽過,并已熟知這部歌劇的劇情和唱段,她沒有因邊排練邊熟悉劇情而浪費時間,如在1949年1月卡拉斯在她即將排練瓦格納的歌劇《女武神》之時,突然接到指揮家賽拉賓的邀請,要她接替突然患病的意大利女高音歌唱家卡西奧所扮演的角色,并要求在一周內排練好貝利尼的歌劇《清教徒》。本來卡拉斯從未排演過這部歌劇,但憑借她曾多次欣賞過并熟悉這部歌劇的情節和唱段。結果按期順利地完成了這部歌劇的排練,演出大獲成功,受到歌劇導演的贊佩,對她的評價是:“只有熟悉歌劇的人才懂得這部歌劇的價值”??ɡ拐嬲奈枧_生涯只有l5年,排演歌劇卻有1OO多部,更加證實她所排演的每部歌劇排練時間短而順利,并以演繹水平高超而備受贊譽。這不能不說與她通過音樂欣賞積淀了豐富的藝術經驗有關。由此可見,音樂欣賞與積累是歌唱家成功道路上的重要階石。

篇2

在聲樂藝術的表達中,為了更好的突出曲目中所蘊含的情感,往往需要演唱者對于音色進行一定程度的修飾,這種修飾的技巧是歌唱技巧的一部分。音色對于曲目情感的正確表達具有重要意義,不同旋律的曲目對于音色的要求也不相同,譬如當演唱旋律舒緩、情感基調悲傷的樂曲時就比較適合用低沉的音色對其進行演唱,從而讓聽眾能夠更加容易的感受到樂曲所要表達的情感;當演唱旋律輕快的樂曲時,清亮的音色就比較符合要求以及聽眾對于其音色的想象。音色的不同會直接影響聽眾對于聲樂曲目的理解,因此在進行聲樂表演時,演唱者必須根據歌曲所蘊含的情感的不同以及歌曲旋律的不同來恰當的調整自我音色,從而使演唱的過程中情感的抒發更加直接,讓聽眾能夠更加透徹的理解樂曲的深層意義。歌唱技巧的運用能夠最大程度促進聲樂曲目藝術性的表達,對于曲目形象的塑造具有重要意義。

3、歌唱技巧對聲樂的表演有著積極作用

在聲樂的表演中所需要的不僅僅只是演唱者對曲目進行死板的演唱,既然是表演就一定注重其表演過程中的可觀賞性,這就對演唱者的歌唱技巧中的聲情并茂技巧提出了要求。要想把聲樂曲目的情感表達的透徹就必須注重表演過程中表情的轉變,讓自己充分的投入到樂曲之中,用表情來詮釋歌曲的更深層的含義。要想把聲情并茂的技巧運用的比較好就必須在演唱曲目前充分的理解樂曲的創作背景,讓自己更好的了解曲目的意義,把自己真正的融入到樂曲之中,能夠早演唱過程之中隨著樂曲旋律的轉變而轉換自己的感情,用自己的表演去感染聽眾,從而把聲樂的表演推至靈魂表演的深度。

4、歌唱技術對促進聲樂藝術多元化發展有著重要作用

由于各國的文化背景不同,對于聲樂藝術的理解也不相同,從而致使各國在聲樂藝術的表達上存有一定的差異,這對各國聲樂藝術國際化的發展有一定影響。但是雖然各國對于聲樂藝術標的方式不完全相同,但是聲樂表演過程中所運用的歌唱技巧卻是相通的,通過對歌唱技巧的掌握能夠更好的促進表演者理解別國的聲樂藝術,從而吸取別的聲樂文化背景下的聲樂藝術中精華的方面,促進本土聲樂藝術更加多元化發展。聲樂藝術的最終目的就是帶給人們對于美好事物的享受,多元化的藝術形式更能滿足聽眾對其的要求,因此為了更好的發展聲樂藝術,演唱者必須加強對歌唱技巧的掌握,為其多元化發展打下基礎。

篇3

一、聲情并茂是歌唱藝術的審美標準

以情感人是表演藝術的審美基礎,美妙的歌聲能使人心曠神怡。我國自古就是“禮樂之邦”,儒學大師孔子就曾發出過“盡美矣,又盡善矣”“三月不知肉味”的感嘆,以形容音樂的美好,而春秋時期韓國女韓娥在齊國的歌唱“余音繞梁,三日不絕”的典故,更是形容歌唱動人的經典故事。歌唱藝術是用優美的聲音來表達人們豐富的情感世界。歌唱藝術作為音樂的一個種類,它除了具有旋律、節奏等音樂語言所泛指的音樂特征之外,還有其特殊性,就是歌唱性的語言??梢哉f,歌唱藝術中的聲音訓練最終要以表現語言所表述的情感為目的,只有這樣,才可能獲得具有真正藝術價值的美聲。

聲和情是歌唱藝術兩個最基本的要素。藝術的歌唱首先要求聲音準確到位。因為出色的聲音技巧與完美的情感藝術表現相輔相成、互不可缺。聲音是歌唱的基礎,情感是歌唱的靈魂。只有以情帶聲,以聲傳情,聲情并茂,才能使作品蘊含的情感得到充分表達,才能使歌唱藝術達到完美的境界。因此,從某種意義上說,只有“聲情并茂”才能夠激發起聽眾強烈的共鳴,產生感人肺腑的藝術效果。而且“聲情并茂”不僅僅是歌唱藝術的重要審美標準,還是欣賞者聽覺審美標準的最高審美要求??傊?,聲音是情感的載體,情感是聲音的靈魂。歌唱者只有不斷努力,完善自己的歌唱技術技巧,修煉出藝術化的聲音,同時用心靈感受并表現出聲樂作品的內在情感,才真正做到了藝術性的歌唱。

在歌唱藝術二度創作過程中,一方面,聲與情是一對矛盾;情感就像一匹野馬,不愿受任何限制,而聲音技巧則遵循一系列的發音原理和規則,是規范的。情感要沖破聲音技巧的束縛去自由伸展,聲音技巧的規則又力圖駕馭情感,不使其成為破壞規則的因素。另一方面,聲音和情感始終保持著互為基礎、互為支持、相互依托、相輔相成但又不能相互取代的對立統一的關系。聲樂學習與訓練的過程,就是在解決這對既矛盾又統一的辯證關系中,不斷在平衡—不平衡—平衡的循環往復中螺旋式前進,逐步達到聲音技巧與情感表現的完美統一、聲情并茂的理想境界。

二、走出歌唱藝術“聲”“情”關系的誤區

在歌唱學習與訓練中,聲與情始終是相伴而生不可分開的統一體。但由于聲與情均有著自身的不同特點與規律,因此在學習與訓練中,會出現顧此失彼的偏頗,需要認真對待,正確處理,方可達到聲情并進、聲情并茂的理想境界。演唱者要達到聲情合一的境界,必須避免走入下述常見聲情關系的誤區。

(一)重聲輕情

在歌唱藝術實踐中往往存在重視聲音技術,忽略情感表現的問題。聲音是手段,情感才是目的。常見問題是有些聲樂學習者常以炫耀自己的聲音技巧成為歌唱的目的,而忘掉聲音的情感與思想內涵,致使聲情脫節。這在學習美聲唱法的學生中表現得更為明顯,因為他們在學唱過程中,必然進行大量聲樂技巧訓練,久而久之,為追求聲音、表現技巧而忘記了情感的基調。歌唱中過多強調了聲音的圓潤、氣息的支持、聲區的統一、共鳴的位置等,然而一登上舞臺,他們就為聲音而緊張,往往這樣的歌唱有聲無情,甚至僵硬、呆板,演唱缺少藝術感染力。

(二)重聲輕字

歌詞為歌曲的旋律提供了藝術構思的基礎?,F代聲樂藝術的主要因素是字,而不是音。實際上,歌唱就是通過字的內容和意義表達,最終實現思想感情的表達。因此,字必定是首要的,而音始終只能是音樂的輔助者。卡魯索是美聲學派中第一個廢除那種常規的、忽視歌詞成為音樂奴隸的傳統唱法的歌唱家。他的歌唱,不僅表達了字里行間的內容,更表達音樂的內在感情和意義。他就是通過動人的聲音和清晰準確的吐字,使聽眾懂得和感受到歌曲含義,這也使他成為相比其他聲樂家更杰出的藝術家。這都佐證了語言是美好聲音的基礎,是情感表達的靈魂的觀點。與此同時,豐富的情感變化又是形成多樣化語言色彩的基礎。歌唱就是聲樂語言的藝術,是聲音和語言的完美結合。如果說重聲輕情是歌唱訓練中的一大偏頗的話,重聲輕字則又是一種常見的偏向。有些歌唱者一味追求聲音,忽視咬字吐字及字意的表達,(轉第99頁)(接第81頁)出現“音包字”的現象,使聽眾聽不清歌詞內容,也就讓聽眾無從理解歌曲內容及情感,從而失去了歌唱的意義。

(三)重情輕聲

在歌唱實踐中常見一些歌者盲目追求情感的表現,不重視聲音的基本功及藝術規格,憑著嗓音的本錢,激動時聲音在喊,弱音時要么是捏著嗓子,要么是漏著氣,聲音缺乏正確的技術支持及藝術規格,這是難以達到真正的歌唱情感表現的。如果歌唱者缺乏自如運用聲音技術的能力,聲音沒有規范,隨意性很強,或僵硬或柔弱,該弱弱不下去,該強也強不起來,甚至聲嘶力竭,大喊大叫,上氣不接下氣,一個長樂句要分成幾小句來唱,這樣的情感表達也就失去了歌唱藝術的審美價值,即使正確的情感自然也無從抒發。所以,有技術支持及藝術規格的聲音才是歌唱藝術表現的手段。富有豐富情感的聲音,應該以可控制的正確的發聲方法為手段。

(四)聲情脫節

在聲樂學習與教學中,不少人錯誤地認為先練好聲音才能表現情感,把自己的注意力幾乎全部傾注到聲音的技術技巧訓練上,托辭說:“聲音沒解決,談不上情感表現”,存在先聲后情的傾向。這種傾向較多存在于學院派的教學與學習中。這種聲情脫節的現象,應引起人們高度重視。因為,在學習與教學的全過程中,必須始終注意聲情并進,既要有聲音同時又要有情感,須臾不得分離。聲音和情感結合得越和諧完美,歌唱藝術的表現力越強。只有聲和情高度結合,才能使聲更好地為情服務,才能使歌唱富有更強的生命力。只有以聲傳情,以情帶聲,互相依靠,互相促進,建立正確的聲情關系,才能逐步進入聲情并茂自由歌唱的藝術境界。

結語

歌唱是人類表達思想感情最自然、最直接的一種方式,是人們用以表現現實生活、抒發思想情感、寄托理想希望的一種藝術表現形式。我國古代音樂專著《樂記》記載,“凡人之起,由人心生也”??梢?,歌唱藝術的魅力取決于歌唱的情感表現。歌唱藝術的核心是情,歌唱藝術的本質是抒情,正如捷克歌唱家費爾迪南·曼什坦所言:“情感是歌唱的靈魂?!币虼耍郧楦腥耸歉璩囆g的靈魂,是充滿激情與創造性的藝術活動。以情帶生,以聲傳情,是使聲樂藝術具有審美價值的通衢,兩者是不可分割的藝術整體,缺一不可。所以演唱者既要注意對聲音技術技巧的運用,又要講究音樂語言及情感表達,才能在其歌聲里將聲與情這兩個元素有機地結合起來,其演唱才能聲情并茂、感人肺腑,扣人心弦,才能將藝術作品所要表達的思想情感充分完美地表達出來。此外,歌唱者還在美妙的聲音中賦予自己內心深處對藝術作品的感悟,并通過流淌的旋律傳達給聽眾,使聽眾得到心靈的共鳴,美的陶冶,藝術的享受。所以說“聲”是歌唱藝術存在的先決條件和載體,“情”是音樂表達的內核,是歌唱藝術存在的最終目的,歌唱者只有不斷地努力完善自己的歌唱技巧,以心靈去感受,表現出聲樂作品的思想感情,才能二度創造出真正的藝術。

參考文獻:

篇4

一、聲情并茂是歌唱藝術的審美標準

以情感人是表演藝術的審美基礎,美妙的歌聲能使人心曠神怡。我國自古就是“禮樂之邦”,儒學大師孔子就曾發出過“盡美矣,又盡善矣”“三月不知肉味”的感嘆,以形容音樂的美好,而春秋時期韓國女韓娥在齊國的歌唱“余音繞梁,三日不絕”的典故,更是形容歌唱動人的經典故事。歌唱藝術是用優美的聲音來表達人們豐富的情感世界。歌唱藝術作為音樂的一個種類,它除了具有旋律、節奏等音樂語言所泛指的音樂特征之外,還有其特殊性,就是歌唱性的語言??梢哉f,歌唱藝術中的聲音訓練最終要以表現語言所表述的情感為目的,只有這樣,才可能獲得具有真正藝術價值的美聲。

聲和情是歌唱藝術兩個最基本的要素。藝術的歌唱首先要求聲音準確到位。因為出色的聲音技巧與完美的情感藝術表現相輔相成、互不可缺。聲音是歌唱的基礎,情感是歌唱的靈魂。只有以情帶聲,以聲傳情,聲情并茂,才能使作品蘊含的情感得到充分表達,才能使歌唱藝術達到完美的境界。因此,從某種意義上說,只有“聲情并茂”才能夠激發起聽眾強烈的共鳴,產生感人肺腑的藝術效果。而且“聲情并茂”不僅僅是歌唱藝術的重要審美標準,還是欣賞者聽覺審美標準的最高審美要求??傊?,聲音是情感的載體,情感是聲音的靈魂。歌唱者只有不斷努力,完善自己的歌唱技術技巧,修煉出藝術化的聲音,同時用心靈感受并表現出聲樂作品的內在情感,才真正做到了藝術性的歌唱。

在歌唱藝術二度創作過程中,一方面,聲與情是一對矛盾;情感就像一匹野馬,不愿受任何限制,而聲音技巧則遵循一系列的發音原理和規則,是規范的。情感要沖破聲音技巧的束縛去自由伸展,聲音技巧的規則又力圖駕馭情感,不使其成為破壞規則的因素。另一方面,聲音和情感始終保持著互為基礎、互為支持、相互依托、相輔相成但又不能相互取代的對立統一的關系。聲樂學習與訓練的過程,就是在解決這對既矛盾又統一的辯證關系中,不斷在平衡—不平衡—平衡的循環往復中螺旋式前進,逐步達到聲音技巧與情感表現的完美統一、聲情并茂的理想境界。

二、走出歌唱藝術“聲”“情”關系的誤區

在歌唱學習與訓練中,聲與情始終是相伴而生不可分開的統一體。但由于聲與情均有著自身的不同特點與規律,因此在學習與訓練中,會出現顧此失彼的偏頗,需要認真對待,正確處理,方可達到聲情并進、聲情并茂的理想境界。演唱者要達到聲情合一的境界,必須避免走入下述常見聲情關系的誤區。

(一)重聲輕情

在歌唱藝術實踐中往往存在重視聲音技術,忽略情感表現的問題。聲音是手段,情感才是目的。常見問題是有些聲樂學習者常以炫耀自己的聲音技巧成為歌唱的目的,而忘掉聲音的情感與思想內涵,致使聲情脫節。這在學習美聲唱法的學生中表現得更為明顯,因為他們在學唱過程中,必然進行大量聲樂技巧訓練,久而久之,為追求聲音、表現技巧而忘記了情感的基調。歌唱中過多強調了聲音的圓潤、氣息的支持、聲區的統一、共鳴的位置等,然而一登上舞臺,他們就為聲音而緊張,往往這樣的歌唱有聲無情,甚至僵硬、呆板,演唱缺少藝術感染力。

(二)重聲輕字

歌詞為歌曲的旋律提供了藝術構思的基礎。現代聲樂藝術的主要因素是字,而不是音。實際上,歌唱就是通過字的內容和意義表達,最終實現思想感情的表達。因此,字必定是首要的,而音始終只能是音樂的輔助者。卡魯索是美聲學派中第一個廢除那種常規的、忽視歌詞成為音樂奴隸的傳統唱法的歌唱家。他的歌唱,不僅表達了字里行間的內容,更表達音樂的內在感情和意義。他就是通過動人的聲音和清晰準確的吐字,使聽眾懂得和感受到歌曲含義,這也使他成為相比其他聲樂家更杰出的藝術家。這都佐證了語言是美好聲音的基礎,是情感表達的靈魂的觀點。與此同時,豐富的情感變化又是形成多樣化語言色彩的基礎。歌唱就是聲樂語言的藝術,是聲音和語言的完美結合。如果說重聲輕情是歌唱訓練中的一大偏頗的話,重聲輕字則又是一種常見的偏向。有些歌唱者一味追求聲音,忽視咬字吐字及字意的表達,(轉第99頁)(接第81頁)出現“音包字”的現象,使聽眾聽不清歌詞內容,也就讓聽眾無從理解歌曲內容及情感,從而失去了歌唱的意義。

(三)重情輕聲

在歌唱實踐中常見一些歌者盲目追求情感的表現,不重視聲音的基本功及藝術規格,憑著嗓音的本錢,激動時聲音在喊,弱音時要么是捏著嗓子,要么是漏著氣,聲音缺乏正確的技術支持及藝術規格,這是難以達到真正的歌唱情感表現的。如果歌唱者缺乏自如運用聲音技術的能力,聲音沒有規范,隨意性很強,或僵硬或柔弱,該弱弱不下去,該強也強不起來,甚至聲嘶力竭,大喊大叫,上氣不接下氣,一個長樂句要分成幾小句來唱,這樣的情感表達也就失去了歌唱藝術的審美價值,即使正確的情感自然也無從抒發。所以,有技術支持及藝術規格的聲音才是歌唱藝術表現的手段。富有豐富情感的聲音,應該以可控制的正確的發聲方法為手段。

(四)聲情脫節

在聲樂學習與教學中,不少人錯誤地認為先練好聲音才能表現情感,把自己的注意力幾乎全部傾注到聲音的技術技巧訓練上,托辭說:“聲音沒解決,談不上情感表現”,存在先聲后情的傾向。這種傾向較多存在于學院派的教學與學習中。這種聲情脫節的現象,應引起人們高度重視。因為,在學習與教學的全過程中,必須始終注意聲情并進,既要有聲音同時又要有情感,須臾不得分離。聲音和情感結合得越和諧完美,歌唱藝術的表現力越強。只有聲和情高度結合,才能使聲更好地為情服務,才能使歌唱富有更強的生命力。只有以聲傳情,以情帶聲,互相依靠,互相促進,建立正確的聲情關系,才能逐步進入聲情并茂自由歌唱的藝術境界。

結語

歌唱是人類表達思想感情最自然、最直接的一種方式,是人們用以表現現實生活、抒發思想情感、寄托理想希望的一種藝術表現形式。我國古代音樂專著《樂記》記載,“凡人之起,由人心生也”??梢?,歌唱藝術的魅力取決于歌唱的情感表現。歌唱藝術的核心是情,歌唱藝術的本質是抒情,正如捷克歌唱家費爾迪南·曼什坦所言:“情感是歌唱的靈魂?!币虼?,以情感人是歌唱藝術的靈魂,是充滿激情與創造性的藝術活動。以情帶生,以聲傳情,是使聲樂藝術具有審美價值的通衢,兩者是不可分割的藝術整體,缺一不可。所以演唱者既要注意對聲音技術技巧的運用,又要講究音樂語言及情感表達,才能在其歌聲里將聲與情這兩個元素有機地結合起來,其演唱才能聲情并茂、感人肺腑,扣人心弦,才能將藝術作品所要表達的思想情感充分完美地表達出來。此外,歌唱者還在美妙的聲音中賦予自己內心深處對藝術作品的感悟,并通過流淌的旋律傳達給聽眾,使聽眾得到心靈的共鳴,美的陶冶,藝術的享受。所以說“聲”是歌唱藝術存在的先決條件和載體,“情”是音樂表達的內核,是歌唱藝術存在的最終目的,歌唱者只有不斷地努力完善自己的歌唱技巧,以心靈去感受,表現出聲樂作品的思想感情,才能二度創造出真正的藝術。

參考文獻:

篇5

一、要深入分析作品

認真地分析作品的詞和曲,這是演唱好任何音樂作品都首先要做到的,但對演唱好藝術歌曲而言,我們還要對作品的時代背景、各作曲家的個人創作風格等進行全面的了解和研究。

1.要分析作品的時代背景

很多藝術歌曲都帶有濃郁的時代特色,飽含豐富的時代氣息,可以說,一首優秀的藝術歌曲,就是以音樂形式對那個時代精神的濃縮和凝結。古典主義音樂崇尚理性、重視規范、要求感情的節制和形式,古典時期的作品聲音力度不是很大,強弱的幅度對比也不是很強烈……在浪漫主義時期,音樂就著重強調自我主觀意識的表達,作品多以理想事物、古代神話傳說和幻想故事為題材,強調音樂與詩歌、戲劇、繪畫等其他藝術的結合,注重音樂的標題性和詩情畫意,重視吸收民族民間音樂的素材體現民族性。

2.要分析作品的民族特色

世界上任何民族的音樂都有既明顯又與眾不同的特點。我們應該借助語言學、民族學、歷史學和地理學等學科的科研支持,更好地分析和演繹不同國家、民族風格作品。德國藝術歌曲的演唱含蓄、內向、詩意,聲音要求圓潤、情緒變化幅度小,情感更加細膩,小動作多……意大利的藝術歌曲演唱就比較傾向于熱情洋溢,大起大落,感情很外露夸張,因此,意大利風格的藝術歌曲演唱需要更多的熱情浪漫,聲音的變化和幅度可以強烈些。我國在二十世紀二三十年代的黃自為代表的藝術歌曲的風格內向、典雅、小巧精制、文人氣比較濃。

3.要分析作品的創作風格

舒伯特和舒曼同為藝術歌曲大師,但是由于其生活的不同經歷,形成了他們不同的音樂風格。舒曼多表現人的內心情節,很少表現對大自然的感情抒發,其對歌詞的詮釋分別放在了歌聲與琴聲中,有時甚至用琴聲代替了歌聲,伴奏和演唱都成為作曲家的創作手段;而舒伯特的藝術歌曲較多地表現對大自然的感悟,在其作品中,鋼琴伴奏的地位有很大提高,但仍以歌唱為主。在我國的藝術歌曲作家中,黃自的作品風格精致、典雅,趙元任的作品簡樸、醇厚等等。

藝術歌曲的“根”是個體精神層面的藝術表現,演唱者必須要有這樣一個尋“根”的過程,力圖去最好的表現他的精神內涵。

二、要盡力融入作品

聲樂演唱必然要貫穿情感,通過對藝術歌曲歌詞的分析和研究,確定作品的主題思想,準確把握演唱時的情感基調,才能淋漓盡致地表現藝術歌曲意境,塑造出鮮明的藝術形象。

1.要展開場景想象

場景想象即想象作品描述的場景,并把自己置身于當時的場景,設身處地的感受。如舒曼的《獻詞》,演唱者可“移情”于這樣一種場景:一個熱戀中的充滿朝氣充滿幻想的年輕人,急于向心上人表達自己的心聲,心上人是那么美麗、高貴。再如《核桃樹》,美麗的鋼琴琶音音型和一再出現的主題動機,把春風蕩漾、樹葉沙沙作響的詩意,以及青年人對愛情的幸福憧憬,表現得無比生動。

2.要進入角色

藝術歌曲的表演和其他表演創作一樣,始于想象,從閱讀作品、熟悉角色開始,演唱者都需要進行藝術想象,以便最終進入角色。如拉威爾藝術歌曲套曲《天方夜譚》里的第二首名為《魔笛》的歌曲,所展現的是一幅穆斯林后宮的畫面,當主人睡著的時候,心愛的人在享受著情人吹頌的曲調,悠悠的笛聲時而悲傷、時而歡快,每個音符飄拂而來,好似神秘的輕吻。尾聲漸弱漸慢的處理,猶如克洛德?德彪西的風格。演唱者不僅要完美的運用發音,更要有令人沉醉的情感抒發。

3.要把握好度

在演唱藝術歌曲過程中,要讓幾個音樂符號去讓觀眾感動,讓觀眾明白作品所表現的內涵,是離不開演唱者對音樂形象的塑造的。而這種二度創作,除了要有美好的聲音條件、對藝術歌曲的理解等,還要有歌唱時應有的狀態,即有控制的歌唱狀態??刂频亩冗^了,聲音發硬,嗓音過損;控制的度不夠,聲音蒼白扁平無力。如:舒曼的《月夜》,這首藝術歌曲,先后出現了5次e2音,極不好唱。難點就是對其的控制,不能太強,否則將破壞整首樂曲的神秘、肅靜的氣氛,也不能太弱,太弱的藝術歌曲的支撐點就“塌”了。

三、要反復錘煉作品

要演唱好藝術歌曲,需通過不斷的“打磨”過程,找到最佳的藝術感覺。

1.“面”的擴展應建立在“點”的真正突破上

藝術歌曲大多音域適中、結構較緊湊、表現細膩,很適合演唱者培養和加深有控制的“自然狀態”,并形成一種“有控制”的演唱意識。許多聲樂大師都有這樣一種意識“唱好了中聲區、高聲區就成功了一半;唱好了弱音,強音也容易唱好了”。當然,要達到有控制的“自然”狀態也絕非一朝一夕之事。有聲樂理論家將這個過程歸納為“簡——繁——簡”。簡是自然的狀態,通過聲樂練習,進入技巧運用之繁,但最終仍要歸于“簡”??傊?“面”的擴展要建立在“點”的真正突破上,這樣才能真正取得進步。

2.精益求精、爛熟于心

準確、熟練把握樂譜非常重要,歌詞是演唱的基礎,聲樂藝術之所以能感動人,除了本來的美妙外,重要的原因是聽眾能通過歌詞與演唱者進行直接交流。要準確拼讀歌詞,弄懂每個單詞的意思,要字對字的翻譯,勤查詞典。其次,發音要準確。西方語言的特點是多音節語言,輔音要清晰,非??壳?元音非常明亮、非常純正,唱時發音要連貫,每個音要顯得很平。再次,音準、節奏是否正確,直接影響到演唱者對作品的表達。

3.要內化為內在的藝術素質

演唱藝術歌曲要求演唱者必須具備深厚的藝術修養,沒有藝術修養作底蘊,充滿美學意義的感情傳達是很難實現的。要通過反復實踐,建立良好的表現能力和適度的表現欲,具備在舞臺上控制自我、駕馭作品情感的能力,有對作品比較豐富的形象思維,有表演意識和創造能力,有適應舞臺和觀眾的能力。

演唱藝術歌曲是對演唱者綜合能力的全面檢驗。功夫在“詩”外。演唱者只有具有較高的思想和藝術修養,對生活對音樂有深刻的理解,有較深的藝術造詣和較高的歌唱技巧,還有對聲樂事業的熱愛,才能收獲到藝術歌曲那最深厚的美。

參考文獻:

[1]馬俊芳.樹立原作意識,尋求聲樂演唱的最佳途徑.音樂研究,2007,(2).

[2]卓非亞·麗莎.音樂美學問題.北京:人民音樂出版社,1976.

篇6

2.第一部分(7—44小節):第一部分主要是阿迪娜的唱段,大體內容是幫內莫里諾將參軍協議書要回,然后交給他并希望他留下。她告訴內莫里諾不要離開這里,你淳樸善良我們都喜歡你,我們都希望你留下來。這時表演上更多的是呈現出阿迪娜溫柔善良的性格特征。

(1)第一段(7—16小節):雖然標注為2/4節拍,但音樂的速度非常舒緩,幾乎放慢了一倍。大線條的大樂句貫穿音樂始終,旋律充滿歌唱性。從這個意義上講,2\4節拍要求的并不是速度,而是音樂上的緊湊與流動。旋律看似簡單,但正是由于旋律簡單,才使得每個旋律音的色彩變化顯得非常重要。演唱時必須對每個音符進行推敲,特別是那些具有色彩變化的節奏,如裝飾音、三連音以及邏輯重音,應給予它們色彩變化,發揮它們在旋律中的作用,以生動地表現阿迪娜那種屈尊、懇求內莫里諾不要棄她從軍遠離他鄉的心情。

(2)第二段(17—44小節):這段開始前有兩小節的間奏,舞臺表演是阿迪娜上前抓住內莫里諾的手,并將協議書塞到他的手里。這時阿迪娜挽留男友的情緒更加激動,利用各種裝飾音施展自己的魅力,利用各種速度和力度變化表現她的溫柔。她的魅力和深情通過音色和力度的變化充分顯示出來,相信再堅強的男人此時也會為之動容和傾倒。這部分的愛的甘醇演唱中,要注意的是很多一連串的華彩音階的節奏劃分,在享有同一個元音的前提下,每個華彩音階含有若干音符,要將這些音符分成不同的節奏組合愛的甘醇演唱,按照一定的色彩、節奏、速度、重音和邏輯關系來分別愛的甘醇演唱。注意被連接線連接的兩個三十二分音符(如譜例3),每兩個音符享有同一個元音,要將兩個音唱得均衡,就必須在第二個音上保持前一個音符的元音。愛的甘醇演唱這句時要注意氣息的保持,吸氣的時候盡量把氣息沉下來,用關閉的狀態一點一點的推著唱,這樣既能夠做到氣息的平穩又能夠將頓音唱好,在語氣上更加堅定也更加貼切。第二段的最后四個小節,加入了內莫里諾的對白,因為內莫里諾對于阿迪娜讓自己留下很感動,卻遲遲聽不到阿迪娜的表白,內莫里諾開始著急了。

3.第二部分(45—115小節):這時內莫里諾告訴阿迪娜“如果沒有人愛我,那還不如讓我去當兵,死在戰場上吧”,阿迪娜聽到此話心急如焚,于是進入了第二部分的火熱表白階段。

(1)第一段(45—67小節):這段的節奏從2/4拍變成了4/4,速度也從開始的舒緩悠揚變成了快速激揚。這時的內莫里諾像是熱鍋上的螞蟻,一直不停地問阿迪娜是否愛自己。這一整段都是內莫里諾的唱段,主要目的就是逼迫阿迪娜向自己示愛。

(2)第二段(68—83小節):這一段是最能體現阿迪娜內心的善良和溫柔的樂段,大段的花腔和跌宕起伏的旋律都在表現阿迪娜內心的激動與無限的愛意(如譜例4)。愛的甘醇演唱這句時需注意的是整段速度又變慢了,每一句的高音都要盡量弱唱并且保持一會再唱下行旋律,形成一種悠揚回旋的感覺,從而體現出阿迪娜細膩而溫柔甚至有些害羞的內心情感,從而融化了內莫里諾的心。

(3)第三段(84—115小節):這段是整個唱段的段,也是整個歌劇的部分,內莫里諾問阿迪娜:“你真的愛我嗎?”阿迪娜說:“是的,我愛你,我愛你!”這時旋律速度又開始加快,兩位主人公都非常興奮而快樂地唱著,兩個聲部疊唱在一起,這是全段第一次真正意義上的重唱,作曲家用這種重唱的形式來表達人們內心的激情澎湃。然后緊接著的是阿迪娜的花腔部分,以此來體現阿迪娜的激動與熱情,將阿迪娜善良熱情的性格刻畫得淋漓盡致。這段一結束,內莫里諾和阿迪娜就激動而幸福地擁吻在一起,掀起了全劇的。

4.第三部分(116—143小節):是阿迪娜的獨唱段落,全段很多快速的音階,這種快速的節奏感體現了阿迪娜內心的喜悅與快樂,所以愛的甘醇演唱此段時,情緒需要非常的激動。表演上,阿迪娜和內莫里諾拉著雙手繞著圈子激動地舞蹈,而愛的甘醇演唱中還要注意音符的顆粒感與跳躍性,需要很熟練的技巧和良好的心理素質,這對于歌者是極高的挑戰。在練習過程中,可以先通過放慢旋律速度,把每個音高都唱準,然后再逐漸加快節奏,做到一氣呵成。

篇7

(2)聲樂教育與民族文化的發展趨勢不相適應

從本質上來看,文化的民族性其實是一種和睦相處而不隨便附和的共同發展。因此,在教育的指導思想方面,聲樂教育事業的發展必須始終堅持對"民族性"深入理解。針對西洋聲樂藝術,聲樂教育既不能搞"關門主義",也不能搞成殖民文化。而針對本民族的歌唱藝術,聲樂教育既不能搞"",也不能搞"沙文主義"。聲樂教育發展應該在堅持民族性的基礎上,逐步形成完整的體系,逐步探索出一條適合我國聲樂教育健康發展的新途徑。

2基于自然主義構建出科學的聲樂教育新境界

(1)始終將民族歌唱藝術作為民族聲樂教育發展的基礎

所謂"自然的教育"就是教育的落腳點和切入點都在于教育和培養人才。從宏觀上來看,在民族聲樂教育實踐過程中,應該遵循自然主義教育原則,始終將民族歌唱藝術作為民族聲樂教育發展的基礎。在此基礎之上,不斷整理、研究和探索民族歌唱藝術實踐中的基本規律,然后,將其作為重要參考,積極主動地將其運用到聲樂教育實踐當中去,并對其進行不斷的創新。將來自不同地域、民族和歌唱方式中的已經形成規律性和共性的東西廣泛地吸取進來,并加以充分利用,不僅能夠使我國民族歌唱藝術變得更加豐富,同時,能夠使我國民族歌唱藝術邁向更高的臺階。

(2)將自然主義教育思想充分融入到聲樂教育的實踐中

從聲樂教育方法和教育技巧的實踐過程上來看,在民族聲樂教育過程中具體應用自然主義教育思想更加需要嚴格遵循"自然主義"教育原則,才能夠將自然主義教育思想充分融入到聲樂教育的實踐中。歌唱藝術的方法和技巧并不是人為臆造出來的,而是自然形成的,并且蘊藏在民族歌唱藝術的自然實踐過程當中。從本質上來看,我們所說的歌唱藝術方法和技巧其實是在藝術實踐過程當中自然形成的一種規律和共性。民族聲樂教育體系的建立正是通過在聲樂教育的實踐過程中不斷讓受教育者認真領悟、充分掌握和有效應用這些方法規律和自然共性才得以實現的。在實際開展聲樂教育的過程當中,民族聲樂的教育方法和教育技巧均應該來自于自然,充分保證在自然中逐漸形成歌唱方法和歌唱技巧。

(3)教育活動必須遵循

自然規律和適應被教育者的天性我們所說的"教育的自然"就是指所有的教育活動其最終目的都是為了教育和培養出"自然人"。可以說,一切教育實踐活動都屬于一種"人為的教育"。從知識論角度來看,教育必須嚴格遵循自然規律和充分適應被教育者的天性,也就是說,教育不僅需要與"事物教育"的普遍規律相符合,同時,還應該充分適應被教育者的實際特點和實際條件,充分滿足各方面因素的相關要求。如果無法做到這些,那么在開展各種教育活動時的主導思想,乃至行為方式上都必然會與聲樂教育的共性規律背道而馳。換而言之,在聲樂教育實踐過程中,所有的教育活動都不能夠脫離自然規律和受教育者的天性這兩個方面的自然特點。比如,讓陜西的農民放棄本土的"秦腔"而改唱意大利歌劇,讓唱"信天游"的阿寶放棄陜北民歌而去學習美聲,無疑這兩者都是行不通的。

篇8

二十世紀八十年代以來,吳雁澤曾在國內刊物上,1991年出版了《我的歌唱技術、技藝的形成》聲樂專著;他有著潤柔的音質、寬廣的音域,氣息飽滿而深長,善于演唱不同風格的歌曲;他的演唱韻味濃厚、技巧精湛、咬字準確。1995年11月榮獲中國唱片總公司頌發的第三屆“金唱片”獎。

吳雁澤先生的歌聲所表達的思想性、藝術性、科學性、時代性具有典型的中國民族氣質,是我國民族文化中的瑰寶,我們當今有責任繼承老一輩藝術家的藝術精華,弘揚民族文化,振興發展我們中華民族的聲樂藝術。

二、吳雁澤精湛的歌唱技藝

(一)真假聲的自然融合與假聲的自如運用

1.真假聲的自然融合

吳雁澤在做客中央電視臺藝術人生欄目時唱完幾句《上去高山望平川》后說:“你聽出我在哪兒換的嗎?我現在都找不著我在哪兒換的了”。這足以顯示在吳雁澤的歌唱中真假聲的使用確實已經達到了自然融合、爐火純青的地步。

吳雁澤假聲的學習、獲得是受到我國民間歌唱藝術的啟發并通過努力學習而獲得的。吳雁澤當時在同學當中屬于弱者,但他覺得越弱就越要多學。當時他學習河北梆子,演《游龜山》。河北梆子的高腔很厲害,它是真假聲結合的,這對于他后來的真假聲結合起到了很大的作用。

2.假聲的自如運用

假聲的生理特征如下:1.具有深呼吸的氣息支持;2.具有開、松的發聲腔體;3.聲帶邊緣振動,不完全關閉;4.聲音位置高,有較多的頭腔共鳴泛音;5.音調高亢婉轉,有很強的穿透力。主要是在表現某些特定地域歌曲風格時使用假聲較多,并且此時假聲的使用能較好的體現作品風格,其作用是不可替代的。

(二)“歌壇上的常青樹”

1.氣息的從容保持與高度掌控——歌壇常青的法寶

歌唱的壽命長短,取決于良好的歌唱方法。早在一千年前唐段安節《樂府雜錄》中即記載“善歌者,必先調其氣。”氣息的調整、控制在歌唱中起著至關重要的作用。尤其是在演唱較長的樂句時,氣息的控制顯得尤為重要,吳雁澤在演唱作品《草原上升起不落的太陽》時他將“白云下面馬兒跑,揮動鞭響四方”兩個樂句開創性的連在了一起,這種獨特的、高難度的處理方式給人們留下了深刻的印象。這種長句的運用使作品顯得更加連貫、自然,更多時候給人以震撼,增強了作品的藝術感染力。

2.堅持訓練——歌壇常青的關鍵

俗話說:“一天不練,自己知道;兩天不練,同行知道;三天不練,觀眾知道”。由此我們可以感受到歌唱的練習在歌唱中占有著非常重要的地位;歌唱技巧通過科學的練習是可以獲得的,獲得的過程也是非常艱辛、不易的,但是在功成名就之后仍能夠數十年如一日的天天堅持練聲,卻更為不易和難得。

吳雁澤在做客《藝術人生》欄目時曾說了這樣一句話:“我自始至終堅持訓練;沒有因為我成名了、當官了就開始坐辦公室抽煙、喝茶……我一直堅持,到現在仍在堅持;每天下班后,晚飯以后半小時,八點到十點就是我練聲的時候”。

(三)清晰準確的歌唱語言

歌唱的技能技巧是要圍繞語言這個中心來訓練和發揮的,語言是形成歌曲民族風格的主要特征。吳雁澤歌唱中清晰準確的咬字吐字是值得我們每一位歌唱者去揣摩和學習的,然而他最初在咬字吐字這方面卻下了極大的功夫。

吳雁澤老家在山東淄博,初學歌唱時可謂是一口的膠東半島話,為了克服咬字吐字方面的困難,除了聽夏青、葛蘭同志主持的中央人民廣播電臺的廣播,還努力學習京韻大鼓和單弦。吳雁澤在自己文章中曾這樣寫到:“努力學習京韻大鼓和單弦唱段,對于校正我的普通話和歌唱語言起到了相當重要的作用。”

三、真切動人的歌唱情感與潤腔

1.聲為情發、以情動人

在我國古代唱論中就將歌唱藝術的情感表現效果放在重要位置?!稑酚洝分性小胺惨糁鹩尚纳玻閯佑谥?,故形與聲”。這就給我們指明了“聲為情發”的歌唱方向。

歌唱是將情感通過聲音載體呈現給觀眾的藝術;情感本身是人對客觀世界的內部感覺和心情的反映。演唱者通過對作品細致的理解、感受,應用歌唱技巧,按照自己獨到的藝術見解,進行演唱。

2.運用潤腔,升華情感

歌唱潤腔是對作品旋律做進一步處理時表達歌唱情感的重要手段;歌唱中細膩流暢的潤腔猶如歌曲的肌膚,通過潤腔的運用可以更為清晰、準確的表現作品獨特的情感。歌唱時潤腔的方法多種多樣,其中裝飾音潤腔、頓音潤腔、跳音潤腔是表達歌唱情感的主要方法,吳雁澤在唱每一首歌時,除了在咬字吐字方面下功夫外,還在潤腔的抑揚頓挫作上下功夫,使演唱有起有伏,層次鮮明。

吳雁澤先生現年已經69歲,他的歌聲之所以至今能夠如此輝煌,所演唱作品的藝術生命力依舊如此持久,這除了他科學的發聲技巧、豐富的生活閱歷之外,還與他對事業對知識的渴望和對歌唱藝術的執著追求以及自始至終的堅持練聲密不可分。最后我想以吳雁澤先生的一句話結束文本,以求與大家共勉:“做為一個舞臺演員,我有個想法,能唱多久就唱多久,能走多遠就走多遠。”

參考文獻:

[1]潘乃先《聲樂實用指導》,上海:上海音樂出版社,2003.3.第1版.

[2]薛良《歌唱的藝術》,北京:中國文聯出版社,2002.10.第1版.

篇9

歌唱是人類用以抒感、交流情感的一種自然而普遍的形式,是一門音樂與語言相結合的表演藝術,它通過美好的聲音、清晰的語言來表達人們內心豐富的情感。朗誦是口語交際的一種重要形式,是結合各種語言手段來完善地表達作品思想感情的一種語言藝術。朗誦不僅可以提高閱讀能力,增強藝術鑒賞,更為重要的是,通過朗誦,可以陶冶性情、開闊胸懷、文明言行、增強理解。二者雖是不同的表達方式,卻有著密切的內在關系。歌唱與朗誦都是口語的加工和提高,都是通過人的發音器官發出的聲音來表達思想感情。如今的歌唱與朗誦也都是在舞臺上與觀眾較遠距離地交流,需要擴大音量、擴展音域、美化音色,做到字正腔圓、有板有眼,才能準確、清晰地表情達意,以此給觀眾以美的享受。

一、基本功訓練方法的相似點

歌唱藝術與朗誦藝術的基本功都要求在聲音上達到松弛、清晰、純正,不能給人以緊張造作、吃力、聲嘶力竭的感覺。所以,兩者都必須在呼吸、發聲、吐字上下工夫。

1.呼吸的訓練

呼吸是聲音的原動力,生活中每個人都在呼吸,而藝術創作中的呼吸與平時生活大不一樣,它不僅直接影響著聲音的音量大小、音質優劣,還會對思想情感的表達起到極大的作用。

歌唱與朗誦中的發聲都需要正確的呼吸,而這種呼吸姿態包括姿勢和神態兩方面,使形態與精神兩方面都處在對呼吸有利的最佳狀態之中。

(1)呼吸的姿態

頭頂虛空肩膀松,直背收臀要弛胸,

眉宇舒展心歡暢,神態清爽腦集中。①

發音前體會“頭頂虛空”“直背收臀”“弛胸”,就是要擺脫妨礙呼吸的姿勢,同時神態也會影響氣息。以心情舒暢、心胸開闊的精神狀態練習呼吸,才會使氣息通順,找到正確運用氣息的感覺。

(2)吸氣的方式

興奮從容兩肋開,小腹微收肩莫抬,

擴展腰背七分滿,不覺吸氣氣自來。②

在既興奮又從容的狀態下,兩肋向周圍展開,上肢仍然松弛自如。兩肋展開似乎有一種“發胖”的感覺,但只要“胖”到七分滿就夠了。因為太滿就僵,一僵氣就“死”了。

(3)呼氣的方式

丹田支點要扎根,氣柱緩緩往上升,

不僵不懈控制好,兩肋逐漸復原形。③

丹田是呼氣的支點,不能懈掉,否則,氣就失去根了。呼出的氣要均勻、平穩,自我感覺從丹田到聲門之間形成一股具有一定能量的氣柱。

姿態、吸氣、呼氣應統一成一體來進行練習。這種訓練無論是歌唱還是朗誦,都是最基礎的基本功練習。

2.發聲的訓練

“發聲”講的是聲音的問題,聲音好壞直接影響著歌唱和朗誦的效果,要求聲音達到:集中、自然、圓潤。聲音集中才能洪亮、結實。聲音自然,才能毫不做作;聲音圓潤,才能給人以美感。優美的聲音會給在朗誦和歌唱中增添絢麗的光彩。

(1)發聲訓練的方式

開牙關,要微笑,舌根松,下巴掉。

一條聲柱通硬腭,聲音集中打面罩。④

“開牙關,要微笑”,必然引起軟腭上提,這就增加了口腔的空間,具有一定的力量,可以加強口腔共鳴。“舌根松,下巴掉”,是指喉部要放松,以免緊張,妨礙氣息的暢通而產生擠壓聲音的現象。“一條聲柱通硬腭,聲音集中打面罩”是讓聲音集中,并具有穿透力。

3.吐字的訓練

歌唱和朗誦的吐字訓練雖有許多不同之處(朗誦有更多的基本功和技巧訓練),但在吐字的清晰、咬字不能死、語言的規范化的要求上是相同的。

在歌唱教學和練習中,使用正確的發聲方法和狀態是唱好一首歌的關鍵。然而,歌唱的發聲狀態對初學者來講,有些抽象,難以掌握。對于朗誦我們并不陌生。因此,我們通過對朗誦的基本功訓練,從中找到發聲的共同點,來尋找對歌唱中的發聲技巧的掌握。

二、藝術處理的相似點

眾所周知,歌唱是一門聽覺的藝術,是綜合了語言、聲音和音樂于一體的聲樂藝術;而朗誦是一種富于表現力的語言藝術,兩者都屬于聲音的藝術。具體地說,兩者都是以人聲為載體的聲音藝術,都可以通過二度創作來達到聲情并茂的效果。

1.藝術處理的手段、形式

歌唱藝術與朗誦藝術的處理手段、形式非常相似,都可以用舞臺布景、色彩燈光來加以烘托:可以有伴舞的形式,歌唱有獨唱、二重唱、小組唱和合唱等;朗誦則有個人、兩人對誦、集體朗誦和輪誦等。

2.藝術處理的過程

(1)對作品內涵的理解

所謂作品的內涵,就是作品的思想感情。朗誦時應從作品的立意、作品的結構、作品的詞句、作品的風格來對作品進行分析、理解。歌唱中也同樣要做這些案頭工作,分析作品的時代背景、作品的結構、樂句的長短、歌曲作品的風格等。

(2)有豐富的想象

在朗誦中要創造出鮮明的形象,必須在創作過程中通過豐富的想象才能獲得。歌唱也如此,歌唱者根據歌曲的內容和音樂形象,在自己的頭腦中展開一幅幅生動的畫面,把自己融入到作曲家的創作里或變成作品中的主人公。

(3)調整狀態,力爭忘我

朗誦藝術和歌唱藝術都是一種藝術創造,創作狀態的好壞直接影響著表演的效果。沒有調整好自己的狀態,是不可能把作品的思想感情充分地表達出來的。因此,朗誦者或歌唱者除了深入到作品中去深刻理解、深切感受、豐富想象以外,還必須調整好自己的狀態,做到忘我、排除雜念,集中精力去體現作品的內容。

除此之外,還有作品的積累、韻味的體現等。雖然歌唱與朗誦在一些藝術創造特殊技巧上不全相同,但在學習的過程中,其基本練習,藝術處理手段、形式、過程存在著不少相同點。

由此看來,我們在學習歌唱的同時,應注重朗誦的練習,因為朗誦,在表達方式和抒發感情上更容易體現,練習過程中較容易被接受和理解。所以在歌唱教學中,讓朗誦課作為聲樂歌唱教學的一部分,我們可以通過對朗誦練習的基本功訓練,掌握呼吸、發聲及吐字的訓練,逐字逐句地運用到歌唱中;可以借鑒朗誦的處理方式來進行歌唱創作的部分藝術處理;可以利用朗誦時的心理狀態來訓練自我調整和控制情緒的能力。

注釋:

①②③④趙兵,王群.朗誦藝術創造.漢語大詞典出版社,2001.8.第1版第15頁.

篇10

冰 涼桃 花

李輕松(2007年)

一種流逝??! 一顆微暗的心

一個精美的漩渦在行走

被風卷起的花瓣,瞬間散向無邊

春天里總有一種冰涼的開放

一種徹骨的冷。鳥兒的骨頭帶一絲

倦意

一聲哀鳴,落花無聲

春天的桃園總有人在葬花

春天的街頭總有人在歌唱

使我想起一些遺忘的事物

像那些美麗的桃花在我的唇邊

可是我卻無法摘下 、無法說出

夢游般的聲音被折射在水上

不能逃避。一團桃花的哀愁

像罩在我命運上的鐘聲

我追趕著它的腳步,卻總是在遠方

一些腐爛的銀斑正閃出光芒

一些陳年的桃子,正透出悲劇的紅來

一輛時光的馬車帶著愛情走遠

我回想起一些詞語 :流水、風聲

和消逝

我回憶起桃花的涼

那些看不見的傷痛,轉瞬變得刺骨

我說 :明年的桃林將不再是這片桃林

這片桃林將變成鳥的羽毛

在我的頭頂紛紛掠過

古往今來,有關桃花的詩詞不勝枚舉。《詩經》中有“桃之夭夭,灼灼其華”的詩句,寫了桃花的燦爛美麗和生機勃勃,給人一種火熱、亮麗的感覺。唐代吳融有“滿樹和嬌爛漫紅,萬枝丹彩灼春融”的詩句,濃烈香艷的桃花如火如荼,千枝萬枝競相開放,呈現出的是一幅繁華熱鬧的圖景。桃花盛開時本來是炫麗燦爛、火熱明艷的,但在這首詩中,李輕松卻在桃花的前面冠以“冰涼”二字,形成了一種語言的張力,這也是作者詩歌的一大特色,她的詩歌中總是充滿了悖論,她總是運用一種充滿了張力的語言來表達內心獨特的感受。

李輕松有過一段在衛校學習的經歷,這段經歷對李輕松的精神造成了很大的傷害,衛校解剖、尸體、骨頭等使得她感到非常恐懼,作者在首師大的一次講座中說到:“因為它把我以前建立起來的美學觀念,對人的認識文學藝術論文文學藝術論文,對生死的概念,一切的一切全部都打碎。”“這個對我的影響,就是對我美學觀念的一個沖破的東西,完全顛覆的,我一直非常迷戀的就是刀尖上的愛,非常對峙,完全不搭界的東西,極端化的,它們組合在一起,發生什么樣的變化。所以我努力找到兩個極端的東西,不僅是對立,還有它們的融合,它們相互的依存。”“我非常忌諱死的東西。但恰恰是死的東西,死亡的感覺帶給我創作的源泉是源源不斷的。”⑴所以在李輕松的詩歌里常常存在著一種悖論,比如她寫到春天就一定會寫到灰,或者灰色的意象;寫到熱烈就一定會寫到冰涼,寫到開放就一定會寫到凋零論文范文。這樣我們就初步了解了為什么燦爛美麗的桃花在作者看來卻是冰涼的。

第一節:一種流逝啊!一顆微暗的心/一個精美的漩渦在行走/被風卷起的花瓣,瞬間散向無邊“流逝”指時光的流逝,“漩渦”的形狀讓我們想到年輪,也用來指代時間,所以“行走”再一次強調了時光的流逝。“被風卷起的花瓣,瞬間散向無邊”隨著時間的流逝,春殘花落,紅顏老死,瞬時間灰飛煙滅。第一節點明了主題,花開是美麗的、絢爛的,但這種熱烈的美卻是短暫的,隨著時間的流逝,終將零落成泥碾作塵,花是美麗的,但美中透露的卻是冰涼是毀滅,是一種破碎的美。這種“破碎美學”也是詩人的一貫主張。李輕松從衛校畢業后又進入了精神病院工作,她恐懼那些扭曲、殘缺的靈魂,但同時又迷戀著癲狂者的思維方式,在這兩段特殊的經歷上,詩人建構起了自己獨特的“破碎美學”主張。她說:“過早地洞察生死的秘密,使我以極端對立的美學構建,顛覆了以往我早已確立的美學觀念,形成了屬于我自己的破碎美學,從黑暗向光明、從殘酷向美、從死向生、從殘肢斷臂向燦爛輝煌,亦或反過來尋找,這些組合酷似‘與刀’,暗合了東方詭異的美學。”⑵“破碎美學”是李輕松對當代詩壇的獨特貢獻,她讓我們在生活的破碎中看到了美。

第二節:春天里總有一種冰涼的開放/一種徹骨的冷。鳥兒的骨頭帶一絲/倦意/一聲哀鳴,落花無聲 春天本來是百花盛開的季節,我們可以聯想到宋祁的“紅杏枝頭春意鬧”,本來春天是熱鬧的文學藝術論文文學藝術論文,但作者卻說是一種冰涼的開放,這種悖論式的語言照應作者悖論式的題目“冰涼桃花”,起到切題的效果。“一種徹骨的冷。鳥兒的骨頭帶一絲倦意”,春天本來是鳥語花香的季節,但是由于花在冰涼的開放,所以鳥作為一種信使,它感覺到了花的冷,“杜鵑啼血正黃昏”鳥便失去了往日的輕盈,帶有了一絲倦意。又一重悖論。“一聲哀鳴,落花無聲”不管花開的時候多么熱烈,多么香艷,但短暫的燦爛過后,都要在鳥的聲聲哀鳴中片片凋零,無聲無息。這一句可以說是對前面作者提出“冰涼開放”的解釋?;艨∶髟?ldquo;悖論修辭”界說李輕松的創作,它既指向語言,更指向其思維的運作方式。李輕松說過:“這個世界就是一個巨大的悖論,我們身在其中,被其逼迫也被其解救。至少我一直被這個悖論所左右。”⑶“我覺得這樣一種強大的悖論在我的人生,在我的詩歌里面是非常普遍的。比如我寫到春天,我肯定會寫到灰,我寫到火焰,那我也要寫到火焰燃燒到鼎盛時期和灰燼差不遠了。”⑷所以,在這種悖論的指引下,絢爛的桃花可以是冰涼的,輕快的鳥兒也可以是疲倦的。

第三節:春天的桃園總有人在葬花/春天的街頭總有人在歌唱/使我想起一些遺忘的事物 “春天的桃園總有人在葬花/春天的街頭總有人在歌唱”很自然地使我們想起黛玉葬花和她吟唱的《葬花吟》,“花謝花飛花滿天,紅消香斷有誰憐?……試看春殘花漸落,便是紅顏老死時。一朝春盡紅顏老,花落人亡兩不知。”葬花人從凋謝的花看到了自己的命運,燦爛的背后是瞬間,鮮艷的背后是悲涼,綻放的蓓蕾中卻孕育著零落的無奈與哀傷,“春殘花落”象征“紅顏老死”,生命原來是如此脆弱。“一些遺忘的事物”可以是看到花開時的濃烈所遺忘的花落時的悲涼,也可以是古來女子如花般的命運論文范文。在李輕松的筆下,桃花美地觸目驚心,又開得冰涼徹骨,“香氣與血構成了桃花的涼氣”(《杜撰桃花》)她把桃花寫得驚人地美,但美麗的背后卻是有朝一日冰涼的凋殘,是最終的毀滅,是破碎的惋惜,這是她對桃花的真實抒寫,也是對生命的真實感受。

第四節:像那些美麗的桃花在我的唇邊∕可是我卻無法摘下、無法說出∕夢游般的聲音被折射在水上 那些美麗就在唇邊,可是詩人卻無法說出,因為詩人震驚于它的美麗,更震驚于它的瞬間,所以無法說出。既然在現實世界中無法說出文學藝術論文文學藝術論文,那么詩人便借助幻想、借助夢境去言說。上一節詩人已經提到“想起一些遺忘的事物”,那么想起了什么呢?“夢游般的聲音被折射到水上”思維自然也隨著聲音被折射到水上“桃花流水杳然去;油壁香車不再逢”這是徐蘭修于西湖“慕才亭”上悼念蘇小小的楹聯。一代名妓蘇小小風華絕代、才情卓絕,但最終也難以逃脫被阮郁拋棄的命運,“男女之情,薄似云煙,短似朝露”年僅19歲的她便在滿腔悲憤中香消玉殞。花似人,人終非花,人的生命有時比花還要脆弱,風來了,花開了,風去了,花謝了。在凄冷的風雨中,在迷蒙的塵世里,花落人亡,沉寂無聲,留下的只是耐人尋味的嘆息。在這里,桃花象征著如花開般美麗熱烈的愛情,也象征著女子如花般的命運,極其美麗卻又極易流逝。正如詩人在《遠山的事情》中寫到“花的飛行注定要在某個時刻成為花的遺骸”。

第五節:不能逃避。一團桃花的哀愁∕像罩在我命運上的鐘聲∕我追趕著它的腳步,卻總是在遠方緊接著上一節,如果桃花象征著女子的命運,那么它便是一種冰涼的宿命,永遠都無處逃遁。在《桃花為什么這樣紅》中詩人寫到“紅色是我的宿命”女子的命運是如桃花般的血色,是一曲凄冷的悲劇。如果桃花象征著愛情,那么我努力去追趕它,但它“卻總是在遠方”,可望而不可及,很美好但永遠都不可把握,只能任其在短暫的燦爛后最終流逝。在詩人的早期詩作《桃花三月》中她這樣寫到“……一些風在桃林中一閃而過春天是短暫的事情∕一個女人的面龐一閃而過 美是瞬間的事情”春天是短暫的,美是瞬間的,面對這一切,我們永遠都無能為力。“人面桃花”是最美麗的,也是最短暫的,這是人類永遠無法避免的悲劇。美好曼妙的青春與花相似,容易飄逝,花易落,人命短,炫目的美麗與轉瞬的毀滅,這種快速的轉換與情感的落差產生了不可思議的悲劇效果,讓人有一種揪心般的痛。

第六節:這一節,詩人由想象回到了現實,回到現實之后她看到的是什么呢?——一些腐爛的銀斑正閃出光芒∕一些陳年的桃子,正透出悲劇的紅來∕一輛時光的馬車帶著愛情走遠“腐爛”的斑點本是灰暗的,但作者卻說它“閃出光芒”,而且還是銀色的光芒。在這里,作者把兩種既不可能的現象放在一起,這種充滿張力的語言又構成了一種悖論。“桃子”是桃樹的果實文學藝術論文文學藝術論文,看起來它的命運要比零落的桃花好一點,因為它已經結了果,但是作者卻說它“透出悲劇的紅來”,為什么有了結果反而是一種悲劇呢?因為“一輛時光的馬車帶著愛情走遠”,雖然有了結果,卻丟了愛情,那種生命中最美最幸福的體驗——愛情早已隨著時光的流逝漸行漸遠漸至無窮。沒有了愛情的果實只能漸漸腐爛。這一節與第一節相照應,第一節的流逝還只停留在時光的層面,這一節又有了更深一層的意思,時光的流逝導致了愛情的流逝,美麗的青春年華帶著美好的愛情一同流逝,只留下一堆腐爛的果實。既是對主題的進一步解釋,又是對主題的進一步深化。桃花象征了生命中一切美好的東西:時光、青春、愛情……它們是美麗絢爛的,但同時又是短暫易逝的,轉瞬間時光流逝、青春難再、愛情遠去,炫目的美麗與轉瞬的毀滅造成了巨大的情感落差,產生了一種不可名狀的悲劇效果。

第七節:我回想起一些詞語:流水、風聲∕和消逝∕我回憶起桃花的涼∕那些看不見的傷痛,轉瞬變得刺骨 既然現實中的果實是一種“悲劇的紅”,是一種沒有愛情的腐爛,那么作者想要尋找業已走遠的愛情就只能借助想象,“回想”、“回憶”表明詩人的思緒再一次遠離現實,回到想象。而記憶中卻只有“流水”、“風聲”、“消逝”、“桃花的涼”,只有任憑美麗流逝而無可奈何的痛,所以那些曾經隱藏在詩人內心深處的傷痛和嘆息又一次被詩人提起,“轉瞬間變得刺骨”論文范文。“流水”、“風聲”、“消逝”、“桃花的涼”這些意象都在前面的幾節出現過,在這一節隨著作者的回憶再次出現,既是對前面的回顧和總結,又是作者情感的進一步深入,由前面的“一顆微暗的心”,“一種徹骨的冷”直到本節的徹骨之痛,作者的情感更進一層。

進入新世紀以來,李輕松的作品風格有了明顯的轉變,它不在是撕心裂肺、刀光劍影、玉石俱焚式的,而是漸漸趨向于寧靜、舒緩。不在是一劍封喉、時光飛濺的破碎與消亡,而是“希望能夠在平靜之中看到我的幽野心空,能夠從我隱秘的地方看到更廣闊的世界”⑸ 詩人“到了40歲這樣的年齡,不能在像以前一樣刀刀見血了。應該像茶一樣能夠沉到水底,她的清香、她的底蘊才能夠釋放出來”。⑹所以在這首詩的結尾,詩人不再是一味的寫凋零與灰暗,而是寫到了依稀可見的希望。第八節:我說:明年的桃林將不再是這片桃林∕這片桃林將變成鳥的羽毛∕在我的頭頂紛紛掠過 “不再”二字表明了詩人認為的未來應該與現在有所不同,這片桃林不會永遠都在這種冰涼的開放中年復一年地持續,那么,它會怎樣呢?化作鳥羽,掠過我頭頂的天空,是去追尋流逝的時光,是去尋找已逝的愛情,還是去追趕命運的鐘聲……作者沒有明確說明文學藝術論文文學藝術論文,而是設置了一個開放型的結尾,留給了讀者一大片自由想象的空間。在這里,我們依稀看到了一種希望,對整篇詩歌的色調有一種提亮的作用,這也是作者近年來不斷對地探索生命的意義、不斷地追問生命意義的結果。

在中國的傳統文化中,桃花既是一種絢麗的美,是生命的激情,是青春的美麗,是愛情的熱烈;但又是一種“人面桃花”的悲劇美, 表現生命的凋殘,青春的消逝,愛情的不在。桃花是燦爛的,可它的生命卻如此短暫。生命也是如此,最美好的東西卻最容易在瞬間失去。李輕松在過許多詩歌中都寫到了桃花,如《杜撰桃花》、《桃花三月》、《一場發燒》、《桃花為什么這樣紅》等,她說:“很久以來,我對桃花陷入一種不可名狀的迷戀之中。我覺得世上再也沒有一種東西可以像桃花那樣,把所有的美與凋謝、燦爛與飄零、瞬間與永恒、甚至青春與死亡、與羞恥表達地那樣淋漓盡致”⑺(遼河文學傾吧《與李輕松一起舞蹈》)所以在她的詩歌中,她把桃花寫得驚人的美,但美中透露的卻是冰涼,是毀滅,是一種無奈的破碎與凋零。但作者又沒有把這種冰涼的格調一以貫之,在詩歌的最后,她又給了我們一絲依稀可見的光明,給了我們一絲希望,一份對來年的期待之情,這里,凝結著詩人對生命的思索與體悟。

參考文獻:

⑴、⑷:李輕松:《在首都師范大學的講座(一)》blog.sina.com.cn/lqs1964

⑵:霍俊明:《愛上打鐵這門手藝——李輕松訪談錄(一)》blog.sina.com.cn/lqs1964

⑶:霍俊明:《悖論修辭與減速寫作——李輕松詩歌論》blog.sina.com.cn/lqs1964

⑸:李輕松:《在首都師范大學的講座(二)》blog.sina.com.cn/lqs1964

⑹:李輕松:《每一首詩都是一條命》詩潮,2007年第六期。

篇11

二、在聲樂教學中培養良好的歌唱心理狀態

在歌唱發聲訓練中,教師的一切教學手段都是通過學生的感知、想象與思維等內因起到作用,并形成心理定勢,從而獲得歌唱發聲方法和技巧。在這個復雜過程中,心理是起決定性作用的。因此,學習聲樂演唱,首先要有一個正確的歌唱心理狀態。在聲樂教學中,教師應當將此概念灌輸到課堂中去,潛移默化地影響學生的思想,逐步調整歌唱時的心理狀態。

在課堂上,很多學生,特別是初學者,總是不能夠使身體協調放松,歌唱時會出現翻白眼,面目肌肉抽搐,目光游移,身體搖晃,甚至出現走音、忘詞、失去節奏感等現象。作為教師,應積極鼓勵、引導學生將注意力集中在作品表現上,并盡可能營造一個良好的課堂氛圍,使學生保持著一種愉快的心情投入到演唱中,去體驗歌唱帶來的愉悅感和興奮感。在不同環境中,教師應針對不同程度和不同層次的學生,運用多種手段和方法,督促學生多參與舞臺歌唱表演,獲取聲樂藝術技巧、技能訓練和舞臺表演的實際經驗,并且要讓學生掌握自我調節心理狀態的方法。

三、獨立練習時主動進行自我心理訓練

心理訓練從廣義上講,就是有意識、有目的地培養和發展歌唱者所需要的心理品質和個性心理特征,為演唱做好心理準備;從狹義上講,就是培養歌唱者善于控制和調節自我心理狀態的能力,在演唱時能置入角色之中,達到最佳的歌唱狀態。培養良好的歌唱心理狀態應從平日獨立練習時做起,要對自我進行心理訓練。聲樂需要課下大量有效的練習,學生在獨立練習時具體應注意以下幾點。

1.對課上正確的歌唱狀態有清楚準確的感受記憶。課堂上學生應積極與教師溝通,敏銳捕捉正確的歌唱狀態,并在獨立練習時間積極運用。

2.將歌唱練習作為最愉快、最舒心的事情去對待,賦予作品以不同的情感和情緒。全身心投入到音樂作品中去,獲得精神上的滿足。

3.獨立練習時,學會延續課堂上由于緊張感和重視感所帶來的興奮度。課堂上,學生思想注意力和發聲器官的興奮度比課下練習時要強(因此總有學生覺得課下單獨練習時沒有上課時狀態好),這是很重要的因素。因此,在獨立練習時,學生要控制并調整自己的心理和生理機能,保持適當的心理興奮度,保證練習效果。

4.樹立自信心,鉆研歌唱方法和技巧,不鉆牛角尖。有的學生由于對聲樂的熱愛,在學習過程中對自己要求非常苛刻,以致不能用一種放松的姿態和情緒去對待聲樂演唱,不求變通,不夠靈活。其實,在發聲方法上,作為個體的每一個人自身的主觀感受往往是不盡相同的。在理解發聲概念、掌握正確發聲方法的基礎上,學生要學會調整自身的發聲器官和各項機能運作,使得自身在一個相對放松平衡的狀態下去歌唱。過分地強調和苛求某一種發聲感覺和發聲狀態都是不必要的,甚至會帶來負面影響。聲樂的學習需要認知和感受,更需要變通。

5.謹記“欲速則不達”的道理。有些學生尚未學習幾節課,就要制定一個計劃和目標,要在很短時間內達到某種水平,結果只會適得其反。從某種程度上講,聲樂的學習不同于器樂的學習。器樂只要方法得當,勤學苦練,就可以在較短時間內取得一定的進步。聲樂的進步則因人而異,或許天分所占比重更大(包括聲音條件和悟性)。事實上,學習聲樂技巧就是尋找發聲狀態,狀態在這里就是指可以瞬間抓到的東西。當然,不論你有怎樣的天賦,踏實認真的學習態度是必不可少的,切不可急于求成。

四、在演出、比賽中獲得良好的心理狀態

篇12

在我國,目前聲樂被劃分為美聲、民族、通俗三種演唱方法。從20世紀80年代的初步形成到今天,這種劃分方法已逐步得到音樂界人士及整個社會的承認。每種唱法都以其獨有的風格和魅力深入人心。究竟這三種方法在其發聲、呼吸、共鳴、吐字以及歌曲的演唱風格、藝術處理方面有何異同呢?本文就美聲與民族兩種唱法從各個不同的角度加以比較分析。便于人們進一步了解它,以期獲得更為明確統一的認識。

美聲唱法,即意大利文bel canto意為美好的歌唱。主要是指17世紀產生于意大利的一種演唱風格及歌唱方法。其最早出現于16世紀末意大利的弗洛倫薩。美聲唱法要求歌唱的發聲自然,聲音宏亮,音色美妙清純,有適當的共鳴和圓潤的連貫音,特重的起音法,巧妙的滑音,穩定的持續音,有規律地漸強、漸弱以及裝飾音等,其目的是要使旋律演唱得更華麗、更靈活、更圓潤、更富有光彩,音高更為準確,聲音更具有穿透力。意大利著名歌劇作曲家羅西尼認為,美聲唱法應該具有三項要求:(1)具有自然優美的嗓音,在整個歌唱音域范圍內能將聲音保持均勻與統一;(2)通過嚴格訓練后,達到對極為華麗的、具有高度技巧性的音樂作品能夠唱的毫不費力;(3)通過聆聽賞析意大利優秀歌唱家的歌唱并能融會貫通,充分掌握美聲唱法的風格。這三項要求。給美聲唱法做了一個較為科學、完整的總結。

在17、18世紀,美聲唱法正處于蓬勃發展的時期,聲樂演唱以其更富有男子氣概的慷慨激昂、鏗鏘有力的聲音而成為聲樂技術發展的時尚與潮流。

隨著科學技術的發展,19世紀以后的美聲唱法在其發展過程中,聲樂理論與嗓音研究方面已取得輝煌的成就。在此期間,先后出現了加爾西亞父子歌唱學派、杜魯雷學派、尚?德?雷斯克學派等四大美聲流派。其中最矚目的是西班牙人加爾西亞父子。其子小加爾西亞提出了“聲門沖擊”理論。影響了整個世界的聲樂理論指導。并著有《關于人聲的研究報告》、《歌唱藝術論文全集》兩書。1855年他發明了喉鏡,為嗓音醫學的發展與聲樂教學的實際觀察作出了卓越的貢獻。20世紀初。隨著德國著名女高音歌唱家莉莉?雷曼的聲樂論著《我的歌唱藝術》的問世,她集40年來的演唱經驗,通過實踐性的論述,把古老的意大利美聲歌唱學派向前推進了一大步。

美聲唱法現已成為世界各國歌唱家所喜愛和推崇的一種歌唱方法。自20世紀以來,美聲唱法最重要的代表人物有意大利男高音歌唱家卡魯索、意大利男高音歌唱家吉利、美籍希臘女高音歌唱家卡拉斯以及當今世界三大著名男高音歌唱家帕瓦羅蒂、多明戈、卡雷拉斯他們的歌唱集中地體現了美聲唱法的優勢和特點,把美聲歌唱學派的歌唱精華展現在世人面前。為人類聲樂藝術的發展做出了貢獻。

通常美聲唱法有兩個概念:狹義概念中的美聲唱法主要是指19世紀20年代以羅西尼、貝利尼和多尼采蒂為代表的華麗優美的歌劇風格。這個時期的歌劇要求掌握高超的歌唱技巧,在聲音上力求盡善盡美,因而這一時期的美聲唱法后來也被稱為歌劇唱法。如前所述,意大利的美聲唱法是以音色優美、發聲自如,音與音的連接平滑圓潤,花腔裝飾,樂句流暢靈便為其主要特點,但因忽視詞意表達上的細致深刻,故常表現出單純追求聲音效果,炫耀技巧和程式化的傾向。在我國,人們所理解的美聲唱法已屬于一個十分寬泛的概念,那就是以意大利歌唱技術為基礎傳統的歌唱方式。它包括歌劇、清唱劇、音樂會的整個唱法。雖然融合了各個國家的不同的語言特點以及各個不同的審美觀,但是基本的發聲要求是相對一致的,它形成了世界范圍公認的歌唱方式。這是一種具有普遍意義的美聲唱法的概念。

民族唱法,是我國人民根據自身的審美習慣,根據漢語言的發音吐字,在戲曲唱腔,民歌自然唱法的基礎上,吸收西洋唱法的優點,把演唱民歌和民族風格特色較強的歌曲作品時所采用的聲樂技巧通稱為民族唱法。

改革開放以后,民族聲樂迎來了一個新的春天。新一代的民族聲樂學派傳承了民族聲樂的演唱方法,并在此基礎上發揚光大。20多年來,民族聲樂逐步進入了一個輝煌時期。在世界民族歌唱流派中獨樹一幟,引起了世界的關注。我國自己培養出來的民族聲樂歌唱家如蔣大為、李雙江、、宋祖英等他們因聲音明亮純凈,音色優美,吐字清晰準確,演唱輕松自然而受到人們的普遍歡迎。

民族唱法聽起來聲音明亮,位置靠前,語言清晰,演唱親切自然、提倡以情帶聲、聲情并茂,在呼吸的運用上,借鑒戲曲唱法中的“氣沉丹田”;在共鳴的運用上,更多地使用口咽腔與頭腔的共鳴,緊抓額竇、眉心,使聲音集中靠前。運用民族唱法的歌手喉器的位置相對美聲唱法位置略顯得高一些,這無礙于歌唱,但必須要處于相對穩定的位置。在放松下顎,打開額骨,提笑肌,舌頭平放,脖子肩頭放松,強調腰腹肌的力量等方面的要求與美聲唱法一致。近年來,民族唱法大膽地吸收美聲唱法的精髓,在保持我國民族風格的基礎上,在高音區的發聲方法上進行了大膽的嘗試,解決了民族唱法中高音區的演唱問題,這是民族唱法一個新的突破。

在20世紀這一百年中,通過幾代聲樂教育家的不懈努力,美聲唱法在我國得以迅速發展。從最早的周淑安、肖友梅、應上能到李獻敏、斯義桂再到后來的周小燕、沈湘等老一輩歌唱家、教育家。在他們的辛勤耕耘下,培養出了大批我國自己的美聲歌唱家。在今天,旅居海外活躍在國際歌壇上的胡小平、張建一等,還有活躍在國內舞臺上的殷秀梅、程志等,他們在許多重大的國際聲樂比賽中紛紛摘得桂冠,取得了驕人的成績,令世界歌壇所震驚。在我國,通過美聲化的民族唱法或通過民族化的美聲唱法同樣贏得了人們的認同和喜愛。如歌曲《草原上升起不落的太陽》、《巖口滴水》,歌劇《清粼粼的水,藍瑩瑩的天》等。在演唱時強調呼吸深度、聲音的通暢,胸腔、口咽腔、頭腔共鳴的混合使用。氣息的支持與對抗以及高音區運用關閉或掩蓋的方法來找到轉換之后的最佳高音等方法。均作出了與美聲唱法一致的要求,但某些要求如旋律的運腔等方面又突出了民族風格與特色,使之更具有民族唱法的韻味,這便是美聲化的民族唱法。有些歌曲如《生命的星》,歌劇選段《不幸的人生》等則屬于民族化的美聲唱法。雖然聽起來美聲味很濃,但這些出自中國人手筆的作品不論是旋律還是行腔都無不滲透著中華民族特有的審美理想與情趣,無不體現出固有的民族風格與特點。實現民族唱法美聲化,美聲唱法民族化,筆者認為這正是聲樂教育家們幾十年所孜孜以求的最終目的。

實際上美聲唱法與民族唱法在聲音的本質上、技術上的運用還是有差別的。首先,美聲唱法不論在哪個聲部,其音色均比民族唱法要暗一些。通俗地講,美聲唱法聲音要靠后一些,民族唱法聲音要靠前一些。隨著音高的變化,其音色也隨之發生變化。特別是在換聲區與高音區,美聲唱法由于采用了“關閉唱法”以后,音色便有一個明顯的由亮轉暗的過程。而民族唱法雖然也采用了混合聲,借鑒美聲高音區的轉換方式,但聲音明顯地要比美聲唱法的高音遮蓋聲音要明亮一些。中、高音區音色變化不大。其二,美聲唱法發聲時呼出氣息排氣量較大,中低聲區則要求像嘆氣那樣的排氣量,而發高音時則需要像對遠處大聲呼喚一樣的排氣量。通常我們要求歌唱者把嘆氣的感覺貫穿在歌唱的始終,用嘆氣的感覺去換氣也是這個道理。所以發出的聲音就顯得渾厚寬廣,圓潤富有威力。民族唱法在我國戲曲唱法的呼吸原則指導下講究氣量小一些,因此發出的歌聲顯得秀麗纖巧,明亮一些。其三,美聲唱法多采用鼻咽腔做其共鳴上的調節,一般喉頭位置放得較低,咽喉部位開口較大,聲音通道放在舌咽壁的上下部位,發音管盡量放寬拉長,已得到基因最大的共鳴,從另一方面得到上部共鳴機構的泛音共鳴,這樣所獲得的聲音音量洪大,音質圓潤豐滿,富有穿透力。一般演唱藝術歌曲或歌劇會獲得很好的效果。但如果民族唱法采用這種聲音演唱富有民族風格的歌曲,則往往會失去原有的民族特色。民族唱法在演唱中把共鳴腔體調節得相對短小一些,聲波主要在硬腭及口腔前上步作振動,這樣做其結果是聲音比較靠前而相對開朗一些,它便于漢語語言的發音吐字,使聲音顯得自然親切,明亮清晰。其四,按照歌唱時聲音顫動的規律,其聲音振動幅度的大小,一般者隨著音的高低與音量的大小而因發聲變化。相對而言,美聲唱法由于采用了混合聲區和混合共鳴演唱,其聲音的顫音幅度一般都比較大,而民族唱法相對來說顫音幅度要小得多。

聲樂藝術作為人類音樂文化的一個重要組成部分。其特殊的傳情達意的方法是任何一門學科都不能代替的。美妙的歌聲是人類的精神財富,是無價之寶。它可以使歌唱者自己引為無限的愉悅和榮光,并能感動萬千聽眾。目前,中央電視臺舉辦的第九屆“步步高杯”全國電視歌手大獎賽,牽動了億萬觀眾的心,人們在欣賞美妙歌聲的同時,對各種唱法,歌手的表現進行熱烈的探討和評論,這說明聲樂藝術在我國的逐漸普及和人們的審美情趣的日益提高。隨著人類文明程度的不斷提高。相信聲樂藝術這朵奇葩將會開放得更加絢麗奪目。

參考文獻

[1] 張驥.簡論中西唱法的異同與融合[J];鄂州大學學報;2006年01期.

[2] 吳蔚.論張權的聲樂藝術表演風格[J];福建教育學院學報;2006年07期.

[3] 鄒淑珍;淺談美聲唱法和民族唱法的咬字吐字[J];甘肅高師學報;2004年03期.

[4] 張曉農;人文傳統背景與中西聲樂文化差異之比較[J];交響-西安音樂學院學報;2000年01期.

[5] 劉桂珍;論中國民族聲樂學派――兼論美聲唱法的中國化問題[J];蘭州大學學報(社會科學版);2005年01期.

篇13

美聲唱法,即意大利文bel canto意為美好的歌唱。主要是指17世紀產生于意大利的一種演唱風格及歌唱方法。其最早出現于16世紀末意大利的弗洛倫薩。美聲唱法要求歌唱的發聲自然,聲音宏亮,音色美妙清純,有適當的共鳴和圓潤的連貫音,特重的起音法,巧妙的滑音,穩定的持續音,有規律地漸強、漸弱以及裝飾音等,其目的是要使旋律演唱得更華麗、更靈活、更圓潤、更富有光彩,音高更為準確,聲音更具有穿透力。意大利著名歌劇作曲家羅西尼認為,美聲唱法應該具有三項要求:(1)具有自然優美的嗓音,在整個歌唱音域范圍內能將聲音保持均勻與統一;(2)通過嚴格訓練后,達到對極為華麗的、具有高度技巧性的音樂作品能夠唱的毫不費力;(3)通過聆聽賞析意大利優秀歌唱家的歌唱并能融會貫通,充分掌握美聲唱法的風格。這三項要求。給美聲唱法做了一個較為科學、完整的總結。

在17、18世紀,美聲唱法正處于蓬勃發展的時期,聲樂演唱以其更富有男子氣概的慷慨激昂、鏗鏘有力的聲音而成為聲樂技術發展的時尚與潮流。

隨著科學技術的發展,19世紀以后的美聲唱法在其發展過程中,聲樂理論與嗓音研究方面已取得輝煌的成就。在此期間,先后出現了加爾西亞父子歌唱學派、杜魯雷學派、尚·德·雷斯克學派等四大美聲流派。其中最矚目的是西班牙人加爾西亞父子。其子小加爾西亞提出了“聲門沖擊”理論。影響了整個世界的聲樂理論指導。并著有《關于人聲的研究報告》、《歌唱藝術論文全集》兩書。1855年他發明了喉鏡,為嗓音醫學的發展與聲樂教學的實際觀察作出了卓越的貢獻。20世紀初。隨著德國著名女高音歌唱家莉莉·雷曼的聲樂論著《我的歌唱藝術》的問世,她集40年來的演唱經驗,通過實踐性的論述,把古老的意大利美聲歌唱學派向前推進了一大步。

美聲唱法現已成為世界各國歌唱家所喜愛和推崇的一種歌唱方法。自20世紀以來,美聲唱法最重要的代表人物有意大利男高音歌唱家卡魯索、意大利男高音歌唱家吉利、美籍希臘女高音歌唱家卡拉斯以及當今世界三大著名男高音歌唱家帕瓦羅蒂、多明戈、卡雷拉斯他們的歌唱集中地體現了美聲唱法的優勢和特點,把美聲歌唱學派的歌唱精華展現在世人面前。為人類聲樂藝術的發展做出了貢獻。

通常美聲唱法有兩個概念:狹義概念中的美聲唱法主要是指19世紀20年代以羅西尼、貝利尼和多尼采蒂為代表的華麗優美的歌劇風格。這個時期的歌劇要求掌握高超的歌唱技巧,在聲音上力求盡善盡美,因而這一時期的美聲唱法后來也被稱為歌劇唱法。如前所述,意大利的美聲唱法是以音色優美、發聲自如,音與音的連接平滑圓潤,花腔裝飾,樂句流暢靈便為其主要特點,但因忽視詞意表達上的細致深刻,故常表現出單純追求聲音效果,炫耀技巧和程式化的傾向。在我國,人們所理解的美聲唱法已屬于一個十分寬泛的概念,那就是以意大利歌唱技術為基礎傳統的歌唱方式。它包括歌劇、清唱劇、音樂會的整個唱法。雖然融合了各個國家的不同的語言特點以及各個不同的審美觀,但是基本的發聲要求是相對一致的,它形成了世界范圍公認的歌唱方式。這是一種具有普遍意義的美聲唱法的概念。

民族唱法,是我國人民根據自身的審美習慣,根據漢語言的發音吐字,在戲曲唱腔,民歌自然唱法的基礎上,吸收西洋唱法的優點,把演唱民歌和民族風格特色較強的歌曲作品時所采用的聲樂技巧通稱為民族唱法。

改革開放以后,民族聲樂迎來了一個新的春天。新一代的民族聲樂學派傳承了民族聲樂的演唱方法,并在此基礎上發揚光大。20多年來,民族聲樂逐步進入了一個輝煌時期。在世界民族歌唱流派中獨樹一幟,引起了世界的關注。我國自己培養出來的民族聲樂歌唱家如蔣大為、李雙江、、宋祖英等他們因聲音明亮純凈,音色優美,吐字清晰準確,演唱輕松自然而受到人們的普遍歡迎。

民族唱法聽起來聲音明亮,位置靠前,語言清晰,演唱親切自然、提倡以情帶聲、聲情并茂,在呼吸的運用上,借鑒戲曲唱法中的“氣沉丹田”;在共鳴的運用上,更多地使用口咽腔與頭腔的共鳴,緊抓額竇、眉心,使聲音集中靠前。運用民族唱法的歌手喉器的位置相對美聲唱法位置略顯得高一些,這無礙于歌唱,但必須要處于相對穩定的位置。在放松下顎,打開額骨,提笑肌,舌頭平放,脖子肩頭放松,強調腰腹肌的力量等方面的要求與美聲唱法一致。近年來,民族唱法大膽地吸收美聲唱法的精髓,在保持我國民族風格的基礎上,在高音區的發聲方法上進行了大膽的嘗試,解決了民族唱法中高音區的演唱問題,這是民族唱法一個新的突破。

在20世紀這一百年中,通過幾代聲樂教育家的不懈努力,美聲唱法在我國得以迅速發展。從最早的周淑安、肖友梅、應上能到李獻敏、斯義桂再到后來的周小燕、沈湘等老一輩歌唱家、教育家。在他們的辛勤耕耘下,培養出了大批我國自己的美聲歌唱家。在今天,旅居海外活躍在國際歌壇上的胡小平、張建一等,還有活躍在國內舞臺上的殷秀梅、程志等,他們在許多重大的國際聲樂比賽中紛紛摘得桂冠,取得了驕人的成績,令世界歌壇所震驚。

友情鏈接
91综合网人人